相机画幅是什么意思?
相机画幅是指相机感光元件(例如CMOS或CCD)的尺寸,它直接影响到摄影作品的视角、景深和分辨率等方面。一般来讲,相机画幅越大,感光元件所能收集到的光线就越多,能够获得更好的影像质量和更大的景深范围。常见的画幅有全画幅、APS-C画幅、微型四三画幅等,其中全画幅最为常见,其尺寸为36mm x 24mm,是目前市场上最大的画幅。相机画幅的选择需要根据个人对摄影作品的需求,以及预算等因素进行考虑和选择。
明清画像收藏价值?
一、明清肖像画的艺术特点
肖像画因其侧重人物面貌的描写,古人又称之为“写真画”,或者是“传神”“写照”“传写”,它是中国画门类中最为古老的一个科目。中国肖像画的历史悠久,相比山水和花鸟而言,它的起源是最早的。在历经唐宋元的延续和嬗变之后,明清时期的肖像画更是达到了一个新的高度,形成了鲜明的特色和完整的体系,在中国绘画史上占据着非常重要的位置,生命力极其强大。
明清肖像画在其时代的人物画发展的基础上,不仅对西方传于中国的写实性绘画技法予以了吸收借鉴,同时也充分融合了本民族绘画语言,包括正统的文人绘画和民间的写真术等,取得的巨大艺术成就,虽然不是绘画主流方向,但对其后人物画转向现实提供了尝试和可能,也为现代艺术家的创新提供了有益的基础,而其艺术特点和美学价值均是值得我们目前仍需深入展开和探究的内容。
明 佚名《明太祖朱元璋异形像轴》中国国家博物馆藏
1、题材多样化
中国早期的肖像画主要是“成教化、助人伦”,“恶以诫世,善以示后”,辅助政治教化,作用在于歌功颂德。六朝之后,随着文人士大夫参与到肖像画的创作过程中,因而逐步减弱了其教化功能,观赏价值与艺术价值逐渐突显。
明清两朝的肖像画其实也就是延续了该类的创作题材,按照内容分类,以宫廷帝王像、朝臣宦绩图、臣僚雅集图等类为主。包括容像图、行乐图、宦迹图等,按其作品形式分类,有立轴、手卷、扇页、册页、版画等各种传统形式,如果按照服装性质分类,还有朝服像、常服像、便服像、吉服像等等。
清 俞明《明太祖朱元璋正形像轴》中国国家博物馆藏
宫廷帝王像是宫廷画家肖像创作的主要形式。他们的创作往往围绕帝王的真实形象而展开,外貌确定,但因为根深蒂固的“君权神授”观念,所以其像和真实形象也有所差别。同时,受帝王威慑力量的影响,画家也不能对其外貌和内心展开深入观察和认知,缘此,便将描绘的难度增加了。
清 佚名《玄烨像》中国国家博物馆藏
朝臣宦绩图是以有职位和权势的官吏为主要描绘对象。有地位的官宦试图借助画像把自己的地位、权势表现出来,相较于单纯的描绘样貌,这无疑更加重要,因为可炫耀门第、庇荫后世。因此,此类肖像便以显示门第的服饰(官帽、官服、图案、配饰)为重点描绘内容,基本上人物都是正襟危坐、矜持肃穆,所表现出的精神状况也将其地位体现了出来。
除此之外,部分官员由于言行品德受到人们的敬仰,为对其人品进行褒奖而留其肖像,如《林则徐像》、《关天培像》等。
明 佚名《五同会图卷》中国国家博物馆藏
臣僚雅集图则是结合了画面情节与人物来创作写真。这类人物画具有肖像画本质特色,其中的代表作品就是明宣德宫廷画家谢环的《杏园雅集图》。
2、技法的嬗变
清代张庚《国朝画征录》记载:“写真有二派,一重墨骨,墨骨既成,然后敷彩,以取气色之老少,其精神早传于墨骨之中矣。此闽中曾波臣之学也(明代曽鲸,字波臣)。一略用淡墨,钩出五官部位之大意,全用粉彩渲染,此江南画家之传法。”
就技法而言,明清肖像画已经具有了较高超的技法,既形成了各种不同的风格,也致使诸多流派产生。除了张庚归纳的“墨骨”画法和“淡墨”画法外,还有历史人物画传统画法一脉。
现分别简述之。
清 费丹旭《听泉图》中国国家博物馆藏
(1)江南画法。
此种画法即张庚所言的“淡墨画法”,以江南画家之传为多,故言江南画法。其以“淡墨”为主,对传统的勾勒法予以了继承,并对色彩晕染进行了强调。
清 佚名《明人十二肖像册》之一 南京博物院藏
具体方法为:先通过淡淡的墨线把对象人物的五官轮廓勾勒出来,再利用淡墨进行分染,将结构的起伏转折突显出来,同时借助色彩的晕染来体现人物面部的立体感,按照对象肤色的不同以及部位的深浅,通过粉彩一层一层进行积染。
明 佚名《元太祖成吉思汗像》中国国家博物馆藏
积染的步骤包括:在开始全面敷色前,要做的就是“强其骨”,先通过赭色或是胭脂对主要部位,如五官进行复勾,并对凹处进行渲染,使之体积感更加鲜明。
全面敷色过程中,主要采用植物性颜色和白粉,并辅以淡薄的矿物色,反复渲染,以将立体结构显示出来。完成后,再利用赭、绯、粉等色对眼皮和两颊处进行渲染,也就是所谓的“润其表”。
明 佚名《赵匡胤画像轴》中国国家博物馆藏
如此重色晕一派的画法,大致在明中晚时期发展得最为成熟,其中以出于明晚期佚名肖像画家之手的《明人十二肖像册》为代表作。
明周履靖《天形道貌》:“顾恺之曰:‘四体妍媸本无关于妙处,传神写像,正在阿堵中。’此不惟写真为然,虽画人物,其精粹玄奥,神采俱发于两目,使或失其宜则无神,恰成傀儡之状矣。可不慎哉!画人物之鼻,亦须高耸,隆则近古。画目必要方,则丰雅耐观,写睛先要打其圈,然后用淡墨点之则有神气。”现藏南京博物院的佚名作者《明人十二肖像册》中的作品,我们可以充分地领略“润其表”后对眼睛的精谨不苟的描绘,点睛之笔,顿显神采,熠熠生光。
清 陈凤鸣《砥泉像卷》中国国家博物馆藏
(2)“墨骨”画法。
“墨骨”画法的风格,正如元王绎《写像秘诀》所记载的那样——“以淡墨霸定眶格”,再“逐旋积起”。这一种画法流行于明代晚期,其主要技法为“墨随笔痕,色依墨态”。
此类画法的变化一般体现在笔痕的隐现和墨色的浓淡上,明晚期的曾鲸笔墨更加讲究,将其发扬光大,形成了“波臣派”,对明清两代的肖像画艺术产生了深远影响。传世的《顾梦游像》、《张卿子像》都是曽鲸的代表作品。
明 曾鲸《 菁林子像》中国国家博物馆藏
清代徐璋发展了曾鲸的风格。其在水墨晕染的基础上,兼工带写,极具文人情怀和意趣。《松江邦彦像册》用笔洒脱,人物姿态自然生动,写意线条富有节奏感。
清 徐璋《松江邦彦画像册》松江教育图书博物馆
其画法是:先通过淡墨或赭色把面部的固有结构给勾勒出来,再借助淡墨对面部的凹凸部分进行渲染,但凹凸渲染的十分柔和,这是将中国画的线条水墨和西方绘画的光影明暗相结合的创新,既有中国画的意境,同时又兼具西方画的体积与质感,是西方油画与中国画最早的完美结合。
明 佚名《王守仁画像轴》中国国家博物馆藏
继续渲染后要多次把淡赭合红薄笼于整个面部,这个时候虽然墨骨有微微灰色呈现,还看得还是非常清楚。
“墨骨”画法还有两个特点:
一是,用简练的线条表现衣纹的变化,写意且概括;
二是,背景留大空白,以突出所描绘人像的不同性情。
此外,“波臣派”的其他代表作还有《王时敏小像》、《祝渊抚琴图》等。
清 佚名《夫妇像轴》故宫博物院藏
(3)传统画法。
明清肖像画除了“波臣派”的“墨骨”画法和江南派的“淡墨”画法之外,还有宋元以来传承下来的,以单线勾勒平涂画法和纯白描画法。
单线平涂就是先用淡墨勾勒好人物的轮廓线条之后,铺以低染法,从面部的背光处慢慢淡染,再用淡彩罩染而成。这种画法历史较早,也一直为明清肖像画家所继承,流传作品不在少数。
清 改琦《绿珠像图》故宫博物院藏
纯白描画法就是单用墨色勾描形象,不施色彩。清沈宗骞芥舟学画编中所记:“画人物之道先求笔墨之道,而渲染点缀之事后焉。其最初而要者,在乎以笔勾取其形,能使笔下曲折周到轻重合宜,无纤毫之失,则形得而神亦在个中矣。”
这种画法明朝以前居多,明清以来仍有许多画家以此为肖像画的表现方法,比如清代的禹之鼎。
清 叶衍兰《清代学者像传》之《石涛》中国国家博物馆藏
禹之鼎对于人物的刻画把握的十分精准,人物肖像逼真。他充分运用了“兰叶描”手法,人物面部以墨线勾勒为主,有的则微敷淡色进行描绘。衣纹也以灵活流畅、劲拔挺健的笔墨表现,其衣纹的飘逸感与面部的勾描手法十分和谐统一。
清 禹之鼎《双英图》清华大学美术学院藏
清 任伯年《酸寒尉像轴》浙江省博物馆藏
任伯年也是清以来划时代的一位肖像画大家。其由传统“墨骨”肖像画为主,远接曾鲸,后来广泛地吸收了西方绘画的明暗和透视关系,与其传统花鸟画的“没骨”法相融合,把肖像画的创作和改造推向了更高层级的传统精神。他擅写生,精观察,把西法巧妙地融入了传统笔墨之中,相对于他对传统造型的精细入微,更加真实鲜活,生气迭出。
明清时期是肖像画发展的独立时期,这时的肖像画在继承前人的基础上朝着专业化方向不断前进,呈现出多元化审美特点。而就艺术美学价值而言,明代的肖像画艺术水平要高于清代。
明初萌的商品经济生态对人物肖像画的创作和审美产生了相当影响。经济的发展促发社会不同的阶层升级了对肖像画的审美要求。
明代晚期,曾鲸为代表的“波臣派”出现,影响了清初中期画坛近百余年的艺术审美趋向,核心表现为多种技法融合上的创新,这意味着肖像画家们因社会发展和境遇的改变,有了更多的闲暇来思考艺术本质的问题。
明 曾鲸《葛一龙像》
这时期,已经出现了非常专业的肖像画家,像曾鲸及其弟子谢彬、沈韶、徐易、张琦等,在刻画人物神态方面越来越趋于严谨且丰富,在画面的形式因素构成方面也逐渐成为时流所趋,技法不拘一格,融西法、没骨、粉染等于一体,传形达神,惟妙惟肖。
明 沈韶《嘉定三先生像》
明代肖像画审美的提升,很重要的一点,是其技法的成熟。
构图是创作的重要基础。谢赫六法讲到的“经营位置”,对于肖像画来说非常难。一个静止的人物摆在那里,没有更多的形式内容。画家为了丰富画面性格,追求其对艺术本体的表达,一方面向人物的内在精神挖掘,另一方面,就是对构图等形式语言做有限的调整。
我们看明代肖像画有头像、立像、坐像,有一人像,二人像等,又有正面、半正面等不同姿态,人物的角度也各不相同,有的略加背景,衬托身份。这就使肖像画的构图在平常描绘之外,在内在表现上出现许多微妙的场景设计意识。比如,天津博物馆藏的曾鲸《王时敏肖像》,画中人物右手执佛尘,左手轻抚,双盘打坐,以形态动作,充分展现画中人物王时敏的精神气质。
明 曾鲸《王时敏像》
日趋成熟的写真能力,成就了明代肖像画家在刻画人物神态方面的精谨不苟,“以形写神”,“以形达神”,在视觉形象上达到了活灵活现的生动效果。而线条的勾画以及考究的颜色甄选,让色彩及光线的明暗成就了创作的开创性局面。越发助成了肖像画的一种传神之美,“落笔得其神理”,文人画的精神气质日盛,“含蓄美”“内在美”的意蕴在肖像画中同样得到体现。
佚名《明人十二肖像册》之《徐渭像》
这时的明代肖像画家开始脱离呆板的传统画法,从头部肖像的深入刻画,到全身形态的塑造,都能精心布置,精心描绘,精心渲染。我们知道,元代的绘画摈弃了南宋的传统,取法北宋以至唐人。明代初期的创作取向,又摈弃元人传统而直接南宋,这主要是艺术审美趣味的变迁。明代宫廷画院的恢复,南宋精谨的审美标准在肖像画中体现尤甚。
俞剑华在《中国绘画史》中评价这一时期肖像画家的技法,“技巧神妙”,“妙入化工,依然如生”“于传神法中出一新机轴”,他们越来越善于捕捉人们的表情和神态,使肖像画在高超的写实功底基础上,又逐渐具备了丰富的艺术层次,竟至到了神形皆备的美学高度。
张庚在他的《国朝画征录》中曾褒举曾鲸“以取气色之老少,其精神早传没骨中矣。”此通过“气色”挖掘并展现人物内心,再现貌象之外深层精神世界的造诣,在认知上已经把肖像画的审美提升到了一个更高的水平。
明 徐易、陈洪绶《授经图》
考察部分传世作品,明代肖像画打破了我国以往肖像画传统的表现思路,从塑造人物形象出发,以形象化的态势展现人们的精神气质,使得明代肖像画的艺术美学价值登上了一个新台阶,展现出一种完全不同的精神气貌。
二、步入清代,由于祭祀类的肖像画数量不断增加,此时期肖像画大部分画像的创作,程式化成为主流,总的来说,清代的肖像画审美价值不如明代。清代很多肖像画在人物姿态方面的描绘大多千篇一律,很可能是人们大量复制而成的成品,只需按对方的要求画上头像即可。采用这种模式所完成的肖像画人物形式都非常呆板,没有任何神态。
但有一人值得一说,即禹之鼎。
清 禹之鼎《朱竹垞先生遗像》
禹之鼎是清代康熙年间的一个知名画家,他擅长画山水、人物、花鸟等多个领域,尤精肖像。“一时名人小像皆出其手”,足可见其肖像画之风靡程度。他将没骨法、白描法和江南画法等众多技巧穿插应用,融会贯通,自成一派,与明代的肖像画审美及人物画的精神指向,呈现了前因后续之态。
清 禹之鼎《瀛亭怆昔图》
另外,“波臣派”对清宫廷肖像画的创作和审美标准影响极大。
“波臣派”主要是在顺治后进入宫廷,明曾鲸的再传弟子顾铭及顾建龙专门为皇帝画像,对清代早期产生较大的影响。雍正、乾隆以后,随着郎世宁为代表的西方画家参与宫廷创作,“波臣派”日弱。其后的徐璋虽未被乾隆重视,但其首创用生宣画肖像,体现了他在笔墨上的功力和对人物深度内涵的追求。笔墨的内美,也成为清肖像画追求之一脉。
清 徐璋《邦彦画像》
到了“海上四任”,他们把肖像画的审美,通过对笔墨结构的强调,对文人画情趣的强调,更加发扬光大。
任熊擅画人物,早年从一位村塾师学画过肖像画,“凡影描勾填之法,画男女老幼之容,无所不会。”其得陈洪绶神韵而能别出心裁,自画像神态刻画细致入微,十分写实。任薰、任预也都承其家传,用笔铁画银钩,很见功力。任颐的人物肖像,用笔用墨,丰富多变,构图新巧,主题突出。人物多配以场景营造氛围,疏中有密,虚实相间,浓淡相生,富有诗情画意,形成他的独特风格。
油画摄影技巧方法
1、器材的选择。微距镜头的像场最平,可以确保画面的均衡素质,畸变小,最适用于平面物体的拍摄;对于较大幅画面,可采用标准头,标准头的焦距较大,可以通过缩小光圈,增加景深,使画面的中心和边缘都很清晰。
2、油画的布局。将油画向上仰一定的角度,和地面的夹角约75度左右,把三角架升高,相机角度略俯拍摄,基本上可以消除光线不匀的问题。
3、光线的选择。首先要强调的是拍摄油画的测光和拍摄一般景物的测光是不一样的,主要是和画面垂直的光线,拍摄时间最好是上午10点到下午4点之间,有利于色彩还原,不过在阴天或者阴影下拍摄色温会有些偏高,后期制作时可以做适当校正。
画意摄影怎么做
画意摄影的拍摄方法是选定好背景、选择合适的道具来营造氛围、选择一些有质感的饰物、灯光基本上都是以单灯或者单组光源为主,并且需要加上辅助光源修饰光效。
画意摄影以其唯美的绘画风格表达人文美与自然美,一直是摄影艺术里一种重要的表现手法。自摄影术发明至今,可以说,画意摄影一直贯穿其中,并且在摄影发展史上起了几个里程碑的作用。
深空摄影用全画幅吗
深空摄影是可以用全画幅的。所谓深空摄影,也就是通过相机去观察星云星系,探视宇宙无穷的魅力的一种摄影主题。全画幅是一个摄影方面的术语,指的是感光面积为36×24mm尺寸大小的规格。这一规格被用于描述镜头的成像圈指标和感光元件的尺寸。
花鸟摄影与花鸟画的区别
花鸟摄影与花鸟画的区别是表达方式和创作方法不同。花鸟摄影是通过摄影技术捕捉和记录花鸟的形象和场景。摄影师使用相机和镜头等工具,通过选取合适的光线、构图、角度和焦距等,将花卉和鸟类等自然生物的美感和特征展现出来。花鸟摄影以影像的方式呈现,可以通过不同的摄影技巧和后期处理手法来增强图像的表现力和艺术感。花鸟画是一种传统的绘画形式,以花卉和鸟类等自然元素为主题进行绘制。花鸟画通常使用绘图工具(如毛笔、颜料)在纸张或其他载体上创作,运用线条、色彩、墨法等技法来描绘和表达花鸟的形态、姿态和神韵。花鸟画注重于艺术家对自然元素的观察和感悟,追求表现其生动、雅致和意境等方面。
把摄影作品画下来算侵权吗
在使用他人的摄影作品进行手绘“临摹”,是否侵权应当区分不同情况:
1、如果是取得了摄影作品权利人的许可的情况下,就属于有权“使用”;
2、如果没有取得摄影作品权利人的许可,但“临摹”的摄影作品是为了个人学习、研究或欣赏而不公开发表的应当属于“合理使用”;
3、但如果将“临摹”的摄影作品公开发表的行为是“剽窃”,则构成侵犯摄影作品的著作权。
【法律依据】
根据《著作权法》第22条规定:在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品。
动画里是摄影是什么
动画摄影是拍摄动画影片时所用的摄影方法,其主要特点是逐格拍摄。画片中的景物、人物的动作是相互连贯的。
动画画家需要将画面画成一张张画片,而画片中的景物、人物的动作是相互连贯的。然后将这些画片一张张连续拍下来。放映时,这些相互有联系的面面便产生动画片的效果。
学摄影要有绘画基础吗
学摄影有绘画基础会更好,绘画的本质是视觉艺术,视觉艺术是通过眼睛这根数据线,输入到大脑的信息。摄影需要构图,摄影需要拥有艺术的审美眼光去欣赏生活中被遗忘或者是常人不知道的美。摄影是以光线绘图,是指使用某种专门设备进行影像记录的过程,通过物体所反射的光线使感光介质曝光的过程。摄影家的能力是把日常生活中稍纵即逝的平凡事物转化为不朽的视觉。
摄影艺术和绘画艺术的关系
摄影艺术与绘画艺术同属于造型艺术。
摄影艺术是造型艺术的一种。以照相机和感光材料为工具,运用画面构图、光线、影像等造型手段来表现主题并求得其艺术形象。拍摄者使用照相机反映社会生活和自然现象,表达思想感情;根据艺术创作构思,运用摄影造型技巧,经过暗房制作的工艺程序,制成有艺术感染力的照片。
绘画艺术也是造型艺术,忠实于客观物象的自然形态,是对客观物象采用经过高度概括与提炼的具象图形进行设计的一种表现形式。它具有鲜明的形象特征,是对现实对象的浓缩与精炼、概括与简化、突出与夸张。&
摄影画面构图有什么基本原则
1、均衡与对称:均衡与对称是构图的基础,主要作用是使画面具有稳定性。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。均衡与对称都不是平均,它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的,但缺少变化,没有变化就没有美感,所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强,对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。
2、对比:对比的巧妙,不仅能增强艺术感染力,更能鲜明的反映和升华主题。对比构图,是为了突出主题强化主题,对比有各种各样,千变万化,但是把它们同类相并。
3、视点:视点构图,是为了将观众的注意力吸引到画面的中心点上。视点是透视学上的名称,也叫灭点。我们站在任何一个地方向远方望去,在天地相结或水天相连的地方有一条明显的线,这条线正好与眼睛平行,这就是视平线。这条线随眼睛的高低而变化,人站的高,这条线随着升高,看的也就越远。
摄影的发展对绘画产生了哪些影响
摄影技术是伴随着工业的发展而成长。摄影观念的形成过程与工业设计史的发展极其类似,它们都是由最初的简单复制造型艺术的理念,到逐渐脱离,最后发展出其独特的审美意识与理论,并与造型艺术持续地相互影响着。通过摄影图像作为绘画创作的媒介来探讨图像文化的当下价值和意义,也就是,图像时代的“观看”方式和新媒介的运用促成了新绘画视觉语言的产生。